lunes, 25 de junio de 2012

Arte povera



El término arte povera (del italiano "arte pobre") es una tendencia dada a conocer a finales de los sesenta', cuyos creadores utilizan materiales considerados 'pobres', de muy fácil obtención: como madera, hojas o rocas, placas de plomo o cristal, vegetales, telas, carbón o arcilla, o también materiales de desecho y, por lo tanto, carentes de valor. En un esfuerzo por huir de la comercialización del objeto artístico, ocupan el espacio y exigen la intromisión del público. Tratan de provocar una reflexión entre el objeto y su forma, a través de la manipulación del material y la observación de sus cualidades específicas. Un artista típico es Mario Merz (n. 1925), famoso por sus «iglú», estructuras hemisféricas realizadas con materiales diversos.


El arte povera, rechazaba los iconos de los mass media y las imágenes reductivistas asi como también las industriales del pop art y el minimalismo. Propone un modelo de extremismo operacional basado en valores marginales y pobres. Utiliza un alto grado de creatividad y espontaneidad e implica una recuperación de la inspiración, la energía, el placer y la ilusión convertida en utopía. El arte povera prefiere el contacto directo con los materiales sin significación cultural alguna, materiales que no importa su procedencia, ni uso, que sean reutilizados o transformados por el artista.


Acuñado por el crítico y comisario de arte italiano Germano Celant en 1967 para el catálogo de la exposición 'Arte povera – Im Spazio', intentaba describir la tendencia de una nueva generación de artistas italianos de trabajar con materiales nada tradicionales y supuso una importantísima reflexión estética sobre las relaciones entre el material, la obra y su proceso de fabricación y también un claro rechazo hacia la creciente industrialización, metalización y mecanización del mundo que les rodeaba, incluido el del arte. Aunque originario de ciudades como Turín, Milán, Génova o Roma y de carácter muy heterogéneo, el movimiento tuvo en seguida mucha influencia, gracias a la documenta V de Kassel, en las escenas artísticas europea y americana.


El término se usó por primera vez una exposición veneciana en el año 1967.


El artista povera asumía una nueva actitud, donde tomaba posesión de una realidad que es el verdadero sentido de su ser. Proponía un modo de vida inventivo y antidogmático.


El artista povera debía trabajar sobre cosas del mundo, producir hechos mágicos, descubrir raíces de los acontecimientos partiendo de materiales y principios dados en la naturaleza. No expresa juicios sobre su entorno.


El arte povera también es considerado por el artista como una extensión del cuerpo y el alma del mismo conectandose directamente con el entorno, la naturaleza y todo lo que le rodea, entrando en armonía.
Sus obras aunque no convencionales tienen una gran armonía y estilo únicos, dado por los materiales no comunes con los que se trabaja.
















por Carolina Ramos

martes, 12 de junio de 2012

Dave Mckean


Dave McKean (nacido el 10 de noviembre de 1963 en Berkshire, Inglaterra) es uno de los ilustradores y diseñadores más importantes de Gran Bretaña.
Su popularidad alcanzó su máximo esplendor al entrar en contacto con Neil Gaiman. McKean se ha encargado de ilustrar muchas de las historias de Gaiman como por ejemplo Casos Violentos, Orquídea Negra, Signal To Noise, Mr. Punch, aunque sus trabajos que más destacan de esta colaboración son las portadas de la serie The Sandman.
En 1989 tuvo su trabajo mas exitoso en ventas hasta la fecha: los dibujos de Batman: Arkham Asylum, guionizado por Grant Morrison.
En 2005 se estrenó en el campo del largometraje con MirrorMask, dirigida por el mismo y escrita en colaboración con Neil Gaiman. También ha realizado diversos cortos: N[eon]The week beforeShakespeare's SonnetReason y Me and my big idea.
En el campo de la historieta presenta una gran influencia del historietista argentino José Muñóz, con quien mantiene estrecha relación.


Editado por Gabriela Lezana







martes, 29 de mayo de 2012

Hektor

Hektor es un dispositivo de pintura Spray portátil para computadoras. Fue creado con la ayuda del ingeniero Uli Franke para el proyecto de diploma de Jurg Lehni’s en écal (écola cantonale d’ art de Lausanne) el 2002.

La instalación de Hektor solo consta de dos motores, correar dentadas y por porta latas que se encarga de sostener latas de aerosol regulares.
La lata de aerosol se mueve a lo largo de los trazados del dibujo al igual la mano humana o los plotters antiguos lo harían. Durante el funcionamiento, el mecanismo a veces tiembla y se tambalea, por lo que la pintura gotea a menudo. Los contrastes entre los aspectos de low-tech y high-tech que se encuentran en su construcción sostienen cualidades ambiguas y poéticas que hacen de Hektor agradable de ver en acción.
Hektor fue creado con una cierta actitud hacia el diseño y el uso de herramientas. La intuición jugo un papel importante en la búsqueda de un nuevo dispositivo de salida que va más allá de las limitaciónes de equipo de hoy, pantalla y gráficas vectoriales basadas en diseño, como también la geometría abstracta contenida en estos gráficos de una manera diferente que las impresoras normales. 
El objetivo era hacer una declaración sobre le diseño, proporcionando una nueva herramienta para los diseñadores y artistas, una herramienta con un estética particular y un distintivo inherente. 
El software de Hektor esta basado en Scriptographer, un plugin de scripting para Adobe Ilustrator, que fue creado por Jurg Lehni. Scriptographer le da al usuario la posibilidad de ampliar la funcionalidad de Ilustrator mediante el uso del lenguaje JavaScript. Donde finalmente se pone la herramienta de nuevo en la mano del usuario y se enfrenta un producto cerrado a la filosofía de código abierto u Open Source.
Tanto Hektor como Scriptographer son afirmaciones sobre la cadena de autoedición del diseño actual, con todas sus normas y programas que tienen una fuerte influencia en la estética de los productos. Son una llamada a los diseñadores para no sólo aceptar las limitaciones y las formas predeterminadas de trabajo de software actual y hacer que la reapropiación de sus herramientas y la invención de otras nuevas una parte de su trabajo diario.
En este contexto, Hektor se utilizó para numerosos proyectos en diferentes ámbitos en los últimos años, a menudo en colaboración con otros diseñadores y artistas. Poner a la tecnología a disposición de otros hace de Hektor un proyecto con mucha vida.











Por: Gabriela Pérez

lunes, 28 de mayo de 2012

Ron Mueck.


Ron Mueck (1958) es un escultor hiperrealista australiano que vive en Inglaterra.
Su origen profesional fue en el mundo de los efectos especiales para el cine, trabajando para Jim Henson en películas como Labyrinth (donde llegó a interpretar a uno de los personajes, Ludo) o The Dark Crystal. Sin embargo ya había dado un paso hacia el mundo del arte aprovechando su talento para desarrollar creaciones plásticas con un realismo sorprendente.
Mueck se mudó a Londres para establecer su propia compañía, creando utilería y “animatronics” para la industria de la publicidad. A pesar de ser altamente detallados sus trabajos, eran diseñados para ser fotografiados desde un ángulo muy específico, ocultando así el desorden de la obra vista desde otro ángulo. Mueck con más y más frecuencia deseaba producir esculturas que se vieran perfectas desde cualquier ángulo.
En 1996 Mueck cambió hacia el “arte refinado” colaborando con su suegra Paula Rego, para producir pequeñas figuras como parte de una escena que ella estaba mostrando en la Galería Hayward. Rego lo presentó con Charles Saatchi quien inmediatamente quedó sorprendido con su trabajo y comenzó a coleccionar y solicitar trabajos. Esto lo dirigió hacia la creación que le formó un nombre a Mueck, “Dead Dad” (papá muerto) que es una escalofriante e hiperrealista obra de silicona y otros materiales, del cuerpo muerto de su padre, reducido aproximadamente a dos tercios del tamaño natural. Es la única obra de Mueck que usa su propio pelo para el producto final.
Las esculturas de Mueck reproducen fielmente los detalles del cuerpo humano, pero juega con la escala para crear imágenes que nos sacuden. Su obra de cinco metros “Boy”, fue mostrada en1999 en el “Millenium Dome” y más tarde se exhibió en la “Biennale de Venecia”.
Éste escultor formó parte de la exposición “Sensation” que causó polémica y otras reacciones extremas entre los críticos y el público. La pieza que expuso en esa ocasión era “Dead Dad”. Esa exposición incluyó también a otros “nuevos” artistas británicos como Damien Hirst y los hermanos Jake y Dinos Chapman, que llevan su quehacer a extremos definitivamente estremecedores.


Imágenes de su ultima exposición.

Hauser & Wirth '12










Editada por Gabriela Lezana. 


pintura en lomos de libros

Mike Stilkey de la Alta Dena California es alguien muy diferente. Mike es un artista realmente excepcional, ya que pinta asombrosos retratos sobre lomos de libros apilados. 
El resultado es fascinante. Mike Stilkey se convirtió noche a la mañana en una leyenda, cuando presentó sus pinturas en la exposición colectiva anual de arte en su localidad. 

Mike Stilkey ha traído una nueva revolución en el mundo del diseño de interiores. Se acabaron los días de multitud de aburridos libros apilados. Con su obra de arte, estas paredes de estanterías de libros toman nueva vida con llamativas pinturas. 










Por: Catalina Mardones

domingo, 27 de mayo de 2012

Xue Wang


Xue Wang nació en China en 1980 y aunque inicialmente estudió Moda se ha interesado por un montón de cosas como toda buena artista.
Según podemos leer sus pinturas son una combinación entre muñecas, juguetes e historias fantásticas, todo ello mezclado con estilos victorianos, vintage y hasta pin-up.
Como podrás ver, su cabeza esta llena de ideas y lo mejor de ello es que muchas ya las ha hecho realidad, al menos en pintura.



Por: Catalina Mardones

sábado, 28 de abril de 2012

Caravaggio

CARAVAGGIO

Michelangelo Meris, Caravaggio (1573-1610), renuncia en su pintura a la invencion para inspirarse directamente en la realidad. Utiliza la luz artificial para crear la forma, convirtiéndola en la protagonista del cuadro, y presenta acusados contrastes de luces y sombras.
En los cuadro de Caravaggio aparecen personajes reales, sacados de la vida diaria, tanto para sus escenas de temas religiosos como mitológicos. La idea de muerte es dominante en su obra. Abre el camino a la pintura de genero, especialmente a la naturaleza muerta.
La pintura de Caravaggio es dramatica y violenta. Rechaza el mundo clasico por tratarse de un mundo poético que nos aleja de la realidad. Su obra se dirige al realismo y la verdad.
En sus obras sé distinguen dos fases:
*Fsae juvenil. Hasta 1597, su pintura esta llena de luz y fondos claros. Esta hecha de una gran clridad cromática y transparencia de las sombras, a base de claros toques de color y sombras transparentes.

*A partir de 1597, concentra su obra en el aspecto colorístico y plastico. Configura plenamente el tenebrismo, sitúa un unico foco de luz fuera del lienzo y concentra el interes luminico en lo que más le interesa. Logra con esta luz los mejores efectos espirituales. Se destacan obras como:
Crucifixión de san pedro, La conversion de San Pablo, la Muerte de la Virgien, la Cena de Emaus, el Martirio de San Mateo, El entierro de Cristo.
La fuerte evidencia de realismo otorgado a sus formas se consigue construyendo dichas formas a través de la luz. Dándolas en algunas zonas, las más significativas, y el resto esta en penumbra. Las partes iluminadas destacan violentamente sobre las que no lo están.
Los protagonistas de sus escenas son gente del pueblo.
Bajo los vestidos de santos y apóstoles se hallan campesinos y taberneros.
La pintura de Caravaggio ejerció gran influencia sobre un gran numero de seguidores. Su arte y tenebrismo, el realismo, claroscuro y su tratamiento efectista de la luz formaron parte de su legado, heredado por pintores de Italia y del resto de Europa.


PERIODO: Barroco Italiano
AUTOR: Michelangelo Merisi, Caravaggio
ESTILO: Tenebrista Escuela Italiana
TITULO DE LA OBRA: Prendimiento de Cristo
FECHA: 1598-1599
LUGAR DE UBICACIÓN: Museo Estatal de Arte Occidental y Oriental
FORMATO: Oleo Sobre Lienzo 134x172,5 cm


FUNDAMENTACIÓN:

El toque magistral de las luces y los oscuros, es realmente, la lucha del bien contra el mal.
Donde el fondo proclama nuevas figuras constantemente, y las oculta con suavidad remotas casi imperceptibles a la mirada, los gestos y movimientos nos afirma una realidad que oculta en un naturalismo que no logra traspasar aun a nuestra visión de mundo real. Los misterios de su historia seguirán escondidos entre claros y oscuros.
La forma plástica de su pincelada que materializa el mundo cotidiano y místico, plasmando las huellas del tiempo en sus cuerpos de una forma delicada.
Todo estos conjunto de situaciones me hace elegir este periodo, destaco mucho la forma de las veladuras en los pintores del barroco, tanto Italianos, Franceses, como Holandeses, como Rembrant.
Pero este pintor Caravaggio, tiene la particularidad de ser más oscuro, en realidad tenebroso, y sus cuadros me provocan al contemplarlos ver siempre algunas figuras escondidas en las sombras. De quizás pensamientos que se esfumaron, ideas fugaces que dejaron alguna exposición escondida en el cuadro.

ANÁLISIS DE LA OBRA:
ANÁLISIS TEMATICO: Falta una parte del lienzo a la izquierda, lo que provoca un corte abrupto en la estructura de los personajes, aunque potencia el sentido traumático de la composición.
El tema narra la detención de Cristo tras la noche de oración en el Huerto de los Olivos. El punto central de la acción se encuentra en los dos rostros de Jesús y Judas, unidos por el beso de la traición. Cristo está pálido, con los ojos caídos y las manos juntas, consciente
del destino que le aguarda. Judas resulta inquietante: lo abraza de manera artificiosa, sus brazos parecen demasiado cortos, y su mirada está absorta, sin atreverse
a mirar al rostro de Cristo.

ANÁLISIS FORMAL: Marco rectangular 134 de alto por 172.5cm de ancho. Todas las figuras convergen hacia un punto en una blanda línea curvada que tiende sin violencia hacia los protagonistas, 3 cuerpos inclinados que a la vez con su mirada hacia Cristo provocan el punto de atención.
El volumen lo provoca la luz y la contra luz en los cuerpos, los colores están impregnado de un color tierra (café).
La estructura geométrica del cuadro esta dada por la posición de las figuras tres en cada lado de el, ósea tres a la derecha y tres a la izquierda.
Las manos de Cristo tienden a un punto de unión con las dos manos restantes que se alzan, provocando un triángulo.